Apreciación Musical - Apunte PDF
Apreciación Musical - Apunte PDF
Apreciación Musical - Apunte PDF
“Alguien dijo una vez que las dos cosas más importantes para el desarrollo del
gusto eran la sensibilidad y la inteligencia. Yo no creo que eso sea así, más bien
diría que se necesitan curiosidad y coraje. Curiosidad para ir en busca de lo nuevo y
lo oculto; coraje para desarrollar los propios gustos sin reparar en lo que los demás
puedan decir o pensar. La persona que se arriesga a que los otros la menosprecien
debido a la individualidad de sus gustos musicales (y esto ocurrirá), demuestra un
verdadero coraje (...) Escuchar música es algo profundamente personal y en una
sociedad como la actual, que se desplaza hacia la uniformidad y el
convencionalismo, se requiere verdadero coraje para descubrir que uno es un
individuo con una mente individual y con un gusto individual en el arte. El escuchar
música adecuadamente ayudará a hacer surgir lo personal y original que se halla en
cada uno de ustedes.”
Murray Schafer
“¿Cómo puede existir una mala música? Toda música es del cielo. Si existe algo
malo en ella, soy yo quien lo ha puesto.”
Charles Ives
Apreciación Musical – 1
La música es un fenómeno complejo; un medio de expresión, una
herramienta, un trabajo, una pasión, un vehículo del fervor religioso, el soporte
sonoro del ritual, un pasatiempo o un recuerdo entre muchas otras cosas: cada
época, cada sociedad y cada cultura se relacionaron y relacionan con la música de
muy diversas maneras, sus valoraciones e incluso la concepción misma de qué es
música y qué no lo es no son eternas e inmutables.
TEXTURA/PROFUNDIDAD
Si bien esta categorización a priori de los tipos texturales puede dar la idea
equivocada de que existe una teoría que se aplica indiscriminadamente a todos los
casos posibles, olvidando la singularidad del fenómeno musical, resulta útil en un
primer acercamiento al análisis.
Apreciación Musical – 2
(¿y cómo se relaciona la idea de textura con la mezcla de sonido? ¿qué es
la profundidad en una mezcla? [ver adelante sección ESTILOS DE PRODUCCIÓN]).
tipos texturales:
pero... ¿qué es una melodía?: podría decirse que es una sucesión de sonidos que
el oyente percibe como una unidad; “una linea es un punto que salió a pasear”, paul
klee.
1 Fisión: segmentación, división, rotura, escisión. En nuestro caso, dadas ciertas condiciones
melódicas, situación en la que a pesar de no presentarse más de un sonido en simultaneidad,
percibimos la existencia de varias voces.
Apreciación Musical – 3
es habitual que alguno de los planos o voces se desarrolle con mayor
independencia que los demás y que en tales casos se dé una relación de
fondo y fgura donde las voces menos independientes funcionan como
acompañamiento de la voz principal; a esa textura se la llama melodía
acompañada (y es la textura que predomina en gran parte de la música
popular).
tema: material musical a partir del cual está compuesta una obra musical;
confguración rítmico-melódica no muy extensa; melodía; material musical de
alta pregnancia (pregnancia: cualidad de las formas visuales que captan la
atención del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su
estructura [RAE]; buena forma)
Apreciación Musical – 4
tipos de movimiento entre voces:
ejercicio 1:
ejercicio 2:
PERCEPCIÓN
Apreciación Musical – 5
Quizás una de las más difundidas de estas teorías sea la Psicología de la
Gestalt (gestalt: forma, confguración) y sus principios o leyes de agrupamiento.
Estas leyes, que por supuesto son fexibles, se complementan, interactuan y hasta
pueden contradecirse.
leyes de agrupamiento:
ejercicio 3:
ejercicio 4:
Apreciación Musical – 6
FORMA
Si consideramos que la música es, entre muchas otras cosas, una articulación
del tiempo, un trabajo en relación a lo temporal mediante la organización de los
sonidos, y consideramos también el caracter inasible de la materia musical, de la
materia sonora, podemos aventurar que la forma musical es la manera en que los
sonidos están organizados en el tiempo.
Apreciación Musical – 7
Cada obra, a cada momento, puede interpelarnos, hablarnos y prometernos
algo; cada música promete cosas diferentes, genera distintas expectativas,
relacionadas con nuestras propias costumbres, conocimientos y prejuicios como
oyentes. Esas expectativas pueden cumplirse, demorarse en su promesa o
cancelarse: probablemente en la relación de esas tres posibilidades esté cifrada
parte del gusto musical de cada uno de nosotros.
estrofa / verso: sección de una pieza musical que se suele repetir con idéntica
música y distinta letra.
estribillo / coro: sección de una pieza musical que se suele repetir con
idéntica música e idéntica letra. suele presentar un nivel dinámico más
elevado e instrumentación añadida.
Apreciación Musical – 8
ATENCIÓN: ¿cuánto tiene que cambiar algo para
convertirse en otra cosa?
ejercicio 5:
ejercicio 6:
TONALIDAD
El sistema tonal parte de una idea básica que hoy, por estar naturalizada, nos
puede parecer eterna: privilegiar un sonido, una altura del total cromático, por
sobre todas los demás, otorgarle predominancia, jerarquizarla, y asociarla a una
sensación de reposo auditivo, este sonido, esta altura, recibe el nombre de tónica
y todos los demás sonidos estarán organizados de manera tal que ayuden a
confirmar y fortalecer aquella sensación de reposo y final propio de la tónica.
Apreciación Musical – 9
Más allá de cuáles sean los sonidos o acordes consonantes o disonantes,
asunto que varió y varía según épocas y regiones, rescatemos como verdadero
motor del lenguaje tonal, el balance, el ir y venir, la alternancia, entre los polos
tensión y reposo.
Apreciación Musical – 10
Una vez afuera, ¿con qué suplir el caracter organizativo del sistema tonal?
Algunas opciones posibles son el texto, el ritmo, el timbre, la utilización del ruido, la
improvisación, la politonalidad.
INSTRUMENTOS
Apreciación Musical – 11
¿y la voz, ausente en todas las clasifcaciones prestigiosas, es un instrumento?
ejercicio 7:
Apreciación Musical – 12
Durante el siglo XX muchas obras exploraron nuevas sonoridades tratando de
traspasar los límites convencionales de muchos aspectos de la música. Dos de las
lineas de investigación fueron las así llamadas técnicas extendidas y los
instrumentos preparados. Se llama técnicas extendidas a aquellas formas de cantar
o tocar un instrumento que se apartan de lo establecido en la búsqueda de sonidos
no ortodoxos ni tradicionales. Aunque no sean fenómenos excluyentes se reserva el
término instrumento preparado para designar aquellas modifcaciones que se
realizan sobre un instrumento para alterar su funcionamiento y la producción de sus
sonidos.
ejercicio 8:
- ¿qué son las "esculturas sonoras" del artista argentino León Ferrari?
"Creo que las divisiones son muy adecuadas en botánica, donde existe una
necesidad intrínseca de poner etiquetas. En arte, eso es absolutamente
dispensable. Es posible tocar mis esculturas con las manos, con un arco de violín,
como se quiera. Siento un fuerte apego por trabajar una música no fgurativa, que
vengo componiendo con los sonidos producidos con mis propias esculturas, como
diseños que hago sin comprender. La comprensión racional no es todo. A medida
que el tiempo pasa, me pregunto más frecuentemente qué es lo que
verdaderamente comprendo y voy descubriendo que esa premisa, antes tan
importante para mí, va perdiendo su poder."
León Ferrari
Desde 1958 y hasta sus últimos dias, el compositor italiano Luciano Berio
compuso una serie de sequenzas, serie de obras para solista en la que se propuso
investigar los recursos técnicos y expresivos de distintos instrumentos.
Apreciación Musical – 13
Berio tenía un gran respeto por el virtuosismo instrumental, y con este término
no se refería al árido virtuosismo que, inspirados en Paganini y sus homólogos
románticos, miles y miles de intérpretes han tomado como modelo para consagrar la
técnica instrumental, anteponiéndola a la idea musical. Para Berio el virtuosismo es
también una cuestión intelectual.
sequenza 3 (para voz, 1965), sequenza 6 (para viola, 1967), luciano berio
(1925 - 2003)
ejercicio 9:
MÚSICA/SONIDO/SILENCIO/RUIDO/AUDIO
Hacia mediados del siglo XX, los medios de producción electronica de sonido
permitieron que algunos compositores defnieran aquello que recibió el nombre de
"música electrónica", es decir, música realizada con instrumentos y aparatos
electrónicos, en principio más asociados al laboratorio de medición que al ámbito
musical; faltaba todavía para que surgiera el sintetizador tal como se lo empezó a
conocer en los años 60. Una de las ambiciones de los compositores era alcanzar el
control total de la producción musical, el control rítmico, dinámico y también
tímbrico; del compositor al oyente, sin la intermediación del interprete.
Apreciación Musical – 14
Mientras tanto, al otro lado del oceano, John Cage contaba: "Fue después de
llegar a Boston cuando fui a la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Todo
el mundo que me conoce, conoce esa historia. La explico continuamente. En
cualquier caso, en aquella habitación silenciosa, escuché dos sonidos, uno agudo y
otro grave. Después le pregunté al ingeniero responsable por qué, siendo la
habitación tan silenciosa, había escuchado dos sonidos. Me dijo: "Descríbalos". Lo
hice. Me dijo: "El agudo era el funcionamiento de su sistema nervioso. El grave era
la circulación de su sangre".
ejercicio 10:
Apreciación Musical – 15
establezca las leyes según las que se opera. De momento, es algo que no puede
hacerse. Y, como puede verse, las cosas marchan sin dicha teoría. Quizá podríamos
establecer diferencias más precisas si los intentos de medición de esta segunda
dimensión del sonido hubieran alcanzado ya un resultado palpable. O quizá no.
Pero en todo caso es un hecho que nuestra atención por los timbres es cada vez
mayor, y que la posibilidad de describirlos y ordenarlos se siente cada vez más
próxima. Y probablemente, con ello vendrán también teorías restrictivas. De
momento, sólo podemos juzgar el valor artístico de las relaciones tímbricas por
nuestra sensibilidad. No sabemos cómo se relacionan con el sonido natural, y quizá
ni lo barruntamos, pero escribimos despreocupadamente sucesiones tímbricas que,
sin embargo, participan del sentimiento de la belleza. ¿Qué sistema fundamenta
estas sucesiones?
¡Melodías de timbres! ¡Qué finos serán los sentidos que perciban aquí
Apreciación Musical – 16
diferencias, qué espíritus tan desarrollados los que puedan encontrar placer en
cosas tan sutiles!
5 piezas para orquesta [III, Farben] (1909), arnold schoenberg (1874 – 1951)
atmosphères (1961), lux aeterna (1966), györgy ligeti (1923 – 2006)
quattro pezzi su una nota sola (1959), giacinto scelsi (1905 - 1988)
ejercicio 11:
“Este motivo debe tocarse 840 veces seguidas, y no estaría de más prepararse
previamente, en absoluto silencio, para estas graves inmovilidades.”
Erik Satie (sobre Vexations), 1893
Apreciación Musical – 17
“Las supuestas indicaciones de caracter que Satie introducía en los
pentagramas jamás tenían como objetivo la técnica del virtuoso, sino que trataban
más bien de infuir en su estado de ánimo. Es decir, por medio de expresiones
inesperadas y desconcertantes (“sobre terciopelo amarillecido”... “sin que el dedo se
ponga colorado”... “como un ruiseñor con dolor de muelas”... “ignorar la propia
presencia”... “la mano sobre la cabeza de su alma”... “no coma demasiado”...
“temblar como una hoja”...), pretendía alterar el sistema de defensa racional de su
intérprete para despojarle con mayor facilidad de los prejuicios académicos que
probablemente había adquirido y hacerle así más receptivo a los mensajes insólitos
que debía confarle.” (Ornella Volta)
“El ambiente es defnido como una atmósfera, como una influencia que nos rodea,
como un color. Mi intención es producir piezas originales para momentos y
situaciones particulares con el objetivo de construir un pequeño pero versatil
catálogo de música ambiental que acompañe una amplia variedad de ánimos y
atmósferas (...) debe ser capaz de funcionar a distintos niveles de atención sin
forzar ninguno en particular; puede ser ignorada, tanto como interesante.”
Brian Eno, 1978
En 1974, Brian Eno y el pintor Peter Schmidt editaron las Estrategias Oblicuas,
un conjunto de más de cien cartas cada una de las cuales lleva un aforismo escrito
que puede ser utilizado en momentos de bloqueo creativo; la premisa es elegir una,
al azar, y tratar de interpretar su signifcado incentivando el pensamiento lateral.
Algunos de los aforismos: honrar al error como una intención oculta, enfatizar los
defectos, darlo vuelta, usar gente “no califcada”, una linea tiene dos lados, qué
errores cometiste la última vez, la repetición es una forma de cambio.
Apreciación Musical – 18
Música generativa es un término popularizado por Brian Eno para describir un
tipo de música que siempre es diferente y cambiante y es creada por un sistema o
algoritmo: “es posible pensar un sistema o conjunto de reglas que, una vez en
marcha, pueda crear música (...) siempre quise poner cosas en movimiento que
produzcan mucho más de lo que pueda predecir (...) lo maravilloso es que puede
producir música que nunca hayas escuchado antes y este es un punto importante;
si uno se corre de la idea del compositor como alguien que crea la imagen
completa, esta es una nueva forma de composición, es poner en movimiento algo y
dejarlo trabajar para vos.”
Brian Eno, 1996
ESTILOS DE PRODUCCIÓN
El siglo XX fue testigo del crecimiento de las técnicas de registro sonoro y del
desarrollo de la industria de la música grabada. En ese contexto surgió y creció un
nuevo espacio para los músicos, un nuevo lugar donde la música puede circular: el
estudio de grabación. Luego de algunas décadas donde primó una estética realista,
o del verosimil, que intentaba replicar en la grabación el efecto del conjunto musical
interpretando en vivo, empezaron a aparecer, a partir de los años 50 y de la mano
de la cultura joven, el desarrollo técnico y los mercados internacionales, algunos
pioneros en el uso del estudio de grabación como un instrumento musical. Una
época obsesionada con el sonido, con la materia sonora, con el timbre, encontró el
complemento perfecto en aquel ámbito que en sus principios se parecía tanto a un
laboratorio; la idea era producir sonidos novedosos, que nunca hubieran sido
escuchados, desconocidos. El estudio de grabación asistió a una transformación
importantisima en el lenguaje musical. Pocos decenios antes, si una persona tenía
ganas de escuchar música, podía interpretarla por si misma o pagar la entrada de
un concierto, esas eran sus opciones. La grabación del sonido modifcó nuestra
relación con la música y también nuestra percepción del tiempo y el espacio. El
músico argentino Daniel Melero se preguntó alguna vez: "si al poder flmar la acción
dramática obtuvimos un nuevo arte, el cine, ¿qué sucede con la música al ser
grabada?".
Apreciación Musical – 19
Puede ser util establecer un paralelo con algunos géneros cinematográfcos;
nos referimos a los géneros fantástico y realista. Si bien cualquier flme es visto
como una construcción de fcción, incluso el género documental, podemos pensar
que el realismo intenta una reproducción de la realidad, una construcción del
verosimil en el cual, a pesar de ciertos mecanismos como elípsis temporales,
encuadres reducidos o música extradiegética, creemos fácilmente y con el cual nos
involucramos como si estuvieramos en un mismo plano de existencia, mientras que
el género fantástico trabaja con lo imaginario, con lo irreal y lo sobrenatural; trata de
subvertir los mecanismos de funcionamiento de la realidad conocida, creando lo que
Simon Reynolds llama, en relación a las producciones fonográfcas, un
“pseudoevento”.
“Debería escuchar algunos tracks míos, por ejemplo Digeridoo, lo llevaría a dejar de
hacer patrones abstractos al azar con los que no se puede bailar.”
Aphex Twin, sobre Stockhausen, 1995
Por otro lado, podemos imaginar que cualquier producción fonográfca, que
cualquier mezcla, se encuentra en un punto entre dos polos: en un extremo un tipo
de producción recargada, deudora de la wall of sound de Phil Spector (ver más
adelante), donde los instrumentos/sonidos se enmascaran y no hay estricta
separación entre ellos, y en el otro extremo, un tipo de producción y mezcla
articulada, espaciosa, “limpia”, donde existe separación entre los
instrumentos/sonidos, independientemente de la cantidad de estos. Ninguno de
estos dos polos es mejor o peor que el otro; qué tipo de producción o mezcla
funciona en cada caso depende del contexto histórico, del estilo musical y de la
instrumentación y el arreglo entre muchos otros factores.
Apreciación Musical – 20
sue me sue you blues (1973), george harrison
time (1973), pink foyd
good dog happy man (1999), bill frisell
summer connection (1977), taeko onuki
"Para nosotros, grabar discos es como construir un barco dentro de una botella, una
tarea meticulosa y agotadora. En cambio tocar en vivo es como tripular un barco
real, que puede suceder en una tormenta furiosa o en un día de sol radiante, con
viento en popa. Todos los marineros trabajando juntos y dependiendo uno del otro
para sobrevivir y brillar."
Jerry García
Joe Meek: "Joe Meek era un hombre raro. En los años 50 trabajaba como
ingeniero de sonido en los estudios británicos IBC. Por aquel entonces, gran parte
de las grabaciones de jazz y música pop nacían como producciones radiales
encargadas por emisoras, y se convertían en discos tan sólo un tiempo después.
Con frecuencia, los estudios estatales de radio eran más profesionales y
técnicamente más evolucionados que los estudios de grabación de la industria
discográfca, que no estaba muy desarrollada y que fuera de Estados Unidos
apenas merecía el nombre de industria. El extraño Meek trabajaba para un complejo
de estudios que realizaba las grabaciones del segmento angloparlante de los
programas de jazz y pop emitidos por Radio Luxemburgo en Europa Occidental.
Apreciación Musical – 21
Meek consiguió ese puesto en 1953, a los veinticuatro años, y pronto le fue
asignada la tarea especial de balance de sonido. (...) Meek se destacó rápidamente
como un inventor de nuevos sonidos, como un bricoleur de la electricidad y la
electrónica, que utilizó consecuentemente y ensanchó las pocas posibilidades que el
estudio de grabación tenía para ofrecer en aquel entonces. Esta capacidad
comenzó a difundirse y Meek se convirtió en un requerido ingeniero de grabación
también fuera del mundo de la radio. Hay que tener en cuenta que todavía no existía
la grabación sobre pistas múltiples. La tecnología de dos pistas estaba en sus
comienzos y la mayoría de los efectos de sonido sólo podían ser implementados en
vivo, es decir, durante la grabación en tiempo real de la performance. Meek fue el
descubridor del estudio como variable o, como se diría después, a partir de los años
setenta, como instrumento. En aquella época, los ingenieros de grabación eran
hombres de camisa blanca que por lo general tenían una formación en física, más
precisamente, en el subcampo de la acústica. Por defnición, ni siquiera se
planteaban la mera posibilidad de perseguir sus propias ambiciones. Pero Meek
tenía una, Meek oía nuevos sonidos. En 1959 abandonó los estudios IBC. Se
construyó un estudio propio en su pequeña casa (...) Poco después, con su amigo
Geoff Godard, Meek comenzó a escribir sus propias canciones y las hizo grabar por
bandas -preexistentes, armadas por él, improvisadas- o por artistas solistas. Muy
pronto llegaron los primeros éxitos. El mayor tuvo lugar en 1962. Con una banda
armada en su estudio, The Tornados, y el track "Telstar", Meek logró lo que hasta
entonces no había logrado ningún extranjero: llegar al número uno en el chart de los
Estados Unidos, primer puente para la invasión de los Beatles y los Stones en los
años por venir. (...) (Meek) sabía que todo su capital consistía en efectos de sonido,
pero estos no podían ser trasladados a la notación musical como la música
convencional. No se podía tener copyright sobre ellos. (...) Nadie podía enterarse de
que los cohetes que despegaban (en "Telstar") no eran otra cosa que la descarga
del inodoro grabada varias veces y pasada al revés, grabación que Meek hacía
sonar en el estudio y transfería a una nueva cinta." (en “Personas en loop”, de
Diedrich Diederichsen)
Apreciación Musical – 22
profunda, duplicando o triplicando cada instrumento y haciendo uso y abuso de la
camara de eco (echo chamber). Utilizaba varias guitarras tocando al unísono, dos
bajos, cuerdas, vientos, coro, batería y percusión. Spector buscaba producir
pequeñas "sinfonías para adolescentes", con una inspiración wagneriana, que se
transmitieran adecuadamente en las viejas radios AM. Exhibió desde sus comienzos
una personalidad muy fuerte; sus mezclas eran estrictamente monoaurales, creía
que el estereo daba al oyente la posibilidad de hacer un balance entre los canales
izquierdo y derecho, sobrepasando la autoridad máxima sobre el sonido que, según
Spector, debía tener el productor. Los comienzos de su carrera eran los tiempos del
disco simple, el "single record", con sus dos caras, la A y la B; por lo general se
reservaba el tema más atrayente para el lado A y se dejaban las canciones más
lentas u "oscuras" para el lado B. Los grupos, muchas veces armados por él,
grababan una canción y si el éxito los acompañaba podían acceder a continuar
grabando; todavía no existía la idea del disco como obra de arte unitaria, para
Spector un disco de larga duración (LP) era "dos hits y diez basuras". Trabajó con
un talentoso grupo de músicos de sesión ("The Wrecking Crew") que sin gozar de la
fama contribuyeron decisivamente a la creación de una multitud de grabaciones de
gran éxito comercial.
Sam Phillips: Si bien el dueño de los ahora míticos estudios Sun Records
estaba a la búsqueda de nuevos músicos y sonidos, no habría podido imaginar que
una tarde de 1954 iba a grabar a un jovencito que cambiaría la historia del rock and
roll para siempre: Elvis Presley. El enfoque de Phillips buscaba producir un sonido
atractivo y sugerente para los jóvenes; entendió que podía bajar el nivel de la voz y
fundirla con el acompañamiento instrumental y que en este nuevo estilo musical
valía más la sonoridad y las infexiones de la voz que la inteligibilidad de las
palabras. Buscaba la toma perfecta/imperfecta, una toma que transmitiera un
sentimiento al oyente y que justamente por ser imperfecta técnicamente se volvía
perfecta emocionalmente. Visionario, Phillips introdujo un efecto en las voces y
también en el resto de los instrumentos (un austero pero más que efcaz trío de
guitarra, contrabajo y batería): el slap echo, un pequeño eco que distintas fuentes
registran entre 80 y 530 ms y que inunda las grabaciones de la época. ¿Por qué
Apreciación Musical – 23
Sam Phillips decidió procesar de esa manera el sonido? En ese eco está cifrada
gran parte de la música grabada desde entonces, en ese pequeño retardo se
expresa la historia del siglo XX. Cuando la infraestructura de Phillips no podía
manejar el fenómeno Elvis vendió su catálogo a RCA Records; cuando quisieron
reproducir ese sonido en la voz del cantante no supieron cómo hacerlo y recurrieron
a microfonear la reverberancia del hall de entrada a los estudios, emulando el
funcionamiento de una cámara de eco.
Teo Macero: Trabajó con el trompetista y compositor Miles Davis durante gran
parte de su carrera. Discipulo de Edgar Varèse, a quien consideraba un segundo
padre, admirado, por ejemplo, por Brian Eno, produjo algunos de los discos más
recordados de Davis, entre ellos "Bitches Brew". Macero utilizó loops de cinta (un
fragmento musical grabado en la cinta que se repite sin fn), delays, cámara de eco,
ediciones de la cinta para realizar tomas compuestas de distintas interpretaciones,
entre otros recursos técnicos.
in a silent way (1969), bitches brew (1970) jack johnson (1971), miles davis
Apreciación Musical – 24
neu! (1972), neu!
autobahn (1974), kraftwerk
after the heat (1978), eno/moebius/roedelius
katzenmusik (1979), michael rother
FORMATO
Apreciación Musical – 25
contiene The most unwanted song y The most wanted song; composiciones
basadas en los resultados de encuestas públicas sobre qué es lo más y lo menos
deseado en una canción. Entre lo más deseado se destaca un ensamble de
dimensiones moderadas (entre 3 y 10 instrumentos) que puede incluir guitarra,
piano, saxo, bajo, batería, violín, cello y voces masculinas y femeninas en un estilo
de rock y r&b. El tópico poético favorito es la historia de amor y la mayoría de los
consultados desea una música de duración moderada (aproximadamente 5
minutos), ámbito melódico moderado, tempo moderado, dinámicas entre moderadas
y fuertes y muestra un profundo desagrado por las alternancias. La canción menos
deseada dura más de 20 minutos, alterna salvaje y abruptamente entre dinámicas
suaves y fuertes, entre tempos lentos y rápidos y entre extremos de registro. El
ensamble menos deseado es grande y contiene instrumentos como acordeón, gaita,
banjo, fauta, tuba, arpa, órgano y sintetizador. Una soprano operística rapea y canta
atonalmente, hay avisos comerciales, consignas políticas, música funcional y coros
de niños que cantan sobre la navidad. La temática menos deseada para las letras
son los cowboys y las vacaciones.
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
Apreciación Musical – 26